1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Music of sculthorpe and the myth of australian identity

8 3 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Nội dung

Sculthorpe and the myth of the myth of Cultural Identity                            Topographies of an Australian Soul?    Over a mellow but full‐bodied Italian coffee, and tuned into a Chinese‐made  but German‐designed digital radio, I listened to the Sunday morning ABC news.  There were only a few items – most of them about politicians struggling to  balance the impossible splits in the desires and values of their constituents –  but the top sports story was a rundown of the overnight results of the Giro  d’Italia (Italy’s Tour de France) and the fact that one Australian cyclist was  placed 125th in the field. Now, maybe it was just the coffee, but for me this  begged several questions – especially about our so‐called Australian identity.  What, I wondered, does it say about “us” as a nation that we are that  desperate to know that we have some sort of place in the world of nations –  however relatively insignificant – holding onto the tattered fringe of a fringe  race?  I’m not about to attempt to answer that question, here, but this little piece on  the place, and meaning, of Peter Sculthorpe’s music in a particularly Australian  sense of identity is an attempt to think about the complex interplay of  symbolism – musical symbolism – and what we might call a “national  dreamscape” or a sense of a shared, collective Australianism. For many  Australians, he has earned the doyen’s cap and cape as the classical composer  most exemplifying that elusive tag of “Australian identity.” I also think, keeping  my cycling news anecdote in mind, that there does seem to be a sense of  urgency and importance (Australian republicans will disagree) about our  Australian identity that is probably not quite so intense in many other  countries, notwithstanding those in the throes of revolution, and that this  muffled fervour for identity and international recognition is only casually  camouflaged by that bland Aussie self‐descriptive phrase: Sports‐Loving  Nation.  Peter Sculthorpe, the composer, already starting out with a geographical strait  between his native Tasmania and the rest of the Australian continent, nestled  into the fringy‐but‐close domain in relation to his musical and extra‐musical  interests. He has always assumed the posture of an outsider ‐ politely, and very  respectfully, knocking on a door – whether it may be mainland Australia,  England, Europe, America or Indo‐China and their respective favoured  instrumental arrays and musical sensibilities – and asking to be let in, with a  hope of mutual enrichment.    Sculthorpe was drawn to Indo‐Chinese harmonies and gamelanic (bells,  chimes, gongs, gentle metallic harmonics), instrumental textures early on in his  composing life – not particularly original in itself –Ravel, Stravinsky, Delage and  Debussy had been similarly entranced with the oriental ambience, with its  emphasis on the exotic, resonant pulsing of the warm, sensual tropical air.  But  Sculthorpe found his way back through his own Oceanic mirror into the heart  of his own country – to the very centre ‐ his apparent evocation of “inner  Australia” – let’s say with Kakadu for example. The fact that he had never been  there before composing his “Centralian” pieces unnerved many people – who  saw him as somewhat charlatan, and gimmicky – cashing in on the new  interest in Aboriginality as the new Tahiti of the Art world.  However – and this is where I would see something more distinctly Australian  – this curious outsider posture also applies to a looking inwards to that inner  unknown country, whose bourn becomes the artistic territory of a Nolan or a  Fred Williams – where there is just as much curiosity and sense of bewildering  but wondrous alienation when gazing into the continent as if it were the  mind’s own navel. Sculthorpe can reveal a fulguration of feeling, as a lightning  flash shows us the stark interior of moving life usually hidden in the poring  darkness.  This lure to the infinite, numinous hidden life of the mind and its relationship  to its environment, makes fully explicable the shift in Sculthorpe’s emotional  tonal palette from, say, pastoral British village, to Indonesian gamelan  phrasing, to cosmically pulsating didgeridoo, alongside intangibly resonant  scrapings of gongs, and screeching, yet plangent glissandi violin birds flocking  and clawing at the doorway to our infinitely‐focused un‐colonized interior.   Yet Sculthorpe, like Billy Hughes, has not been too bothered by critics  uncomfortable with the ambiguity of these multiple perspectives – say,  remaining bonded to England, but insisting on total independence at the  League of Nations. Sculthorpe has been quite okay with a blend of delicate  Eurocentric nuance with a more earthy, harsh and basic instrumentation  musical sensibility – seeing this as an attempted integration of the primeval  with the intellectual, deep within the strata of our group psyche, and therefore  of universal appeal. The proof of that pudding being that Sculthorpe’s music  strikes into the hearts of American classical audiences no less, and possibly  even more so than with the Australian. In 2002 he became the only living  Australian to be elected a life member of the American Academy of Arts and  Letters. The only other Australians elected to the academy were AD Hope,  Sidney Nolan and Christina Stead. And Sculthorpe’s string quartets are widely  and often performed in America.   I also doubt that many other nations have been faced with such a vast, scary  and inscrutable geographic interior on which to dream, and in which to  project. So, what I would argue here, is that this particular posture, (gazing  simultaneously inward and outward, whilst retaining and even revelling in the  strangeness) over time, builds itself into an identity of its own – what we might  call, tentatively, an Australian Spirit. This spirit is warm enough to find a lyrical  beauty in the strangeness, yet distant enough to have a usefully objective and  uniquely, sometimes silent, slant – which, for many, opens up a vast and  numinous sense of perspective. And the effect of this perspective that gazes  inward and outward simultaneously produces a massive reflective space for  reverie on one’s individual place in a vast universe of the unknowable.   It probably corresponds to what Adrian Stokes referred to as “Beneficence of  Space” when he was referring to the art of Turner. It seems most evident in  Sculthorpe’s music post “Sun Music”, and much has been made of Sculthorpe’s  rising (or falling?) to the challenge of writing without melody, harmony or  rhythm in the fomenting of his Sun Music(s). Yet, most of that music is still very  approachable through its plangent, if harsh, non‐narrative “hymnal” qualities,  which allow for much inner reflection and emotional repose. And the Inner  vastness is even conveyed – summoned – through the usually intimate  medium of string quartets.   It is not, therefore, just about orchestral majesty and troop numbers, The vast  and the intimate, the warm ochre and the astringent metallic literally sing to  each other, when Sculthorpe is at his self‐communing best.    Although many people would be shocked that Sculthorpe never ever went to  Kakadu before writing his piece, (And Debussy had never seen the Sea, before  composing his orchestral masterpiece, La Mer.) Sculthorpe simply maintains  that our Australian identity isn't about travelling to the outback, or  photographing it, but about the personal, abstracted emotional impression  that it sets resonating on our psyche. And it is this depth of responsive feeling  which he attempts to depict in his music.  Of course, that could be extended beyond the musical field to the whole of our  Australian sense of 'identity'. It's about the strange feeling of being both the  observer and the Other, as we imagine, say, how aboriginal people see us ‐ or  the strange feeling of knowing that we inhabit Australia (or do we?) in a totally  different state of mind to the natives, and to the flora and fauna. So, arguably,  our yearning to have an 'identity' is an illusion. It is our apprehension of our  own selves as being other‐worldly and strangers which more truly comprises  our identity ‐ our sense of feeling, and having strange qualities in a vast  indifferent space, which has existed for aeons before our ‘arrival’.   Nick Roeg's film Walkabout, and Canadian director Ted Kotcheff’s Wake in  Fright (also known as Outback) both got this dual tone of both a personal and  topographical isolated strangeness right. (Ironically, or perhaps necessarily,  both films were conceived and created by 'foreigner‐outsiders'.) They do  entirely evoke the desperate need to belong, even to a group which alienates  us, and which calls us forth as pitiable strangers. Of course, it is often just this  very outsider (Lawrence’s Kangaroo may be another example) who most  clearly gets the perspective and sees the idiosyncratic qualities (sometimes just  idiocy) of a culture and its geo‐socio adaptation to its immersion in an  impossibly bewildering wilderness.    It is an interesting question as to whether or not these qualities – beautifully  expressed, for example, through the sighing, mourning cellos of Sculthorpe’s  Lament – would be more “Australian” if he had more glissandi, scraped gongs,  didgeridoos or fire‐sticks added to the instrumentation, and had named it  Lament for Uluru, rather than Lament for Strings. Obviously, the piece had  great emotional resonance for Sculthorpe himself, since he revised the original  1976 version in 1991. He must have kept it in mind as something significant,  and, for me, it is his most intimate encounter with his own sense of longing for  both the strange and the familiar.  But, Sculthorpe’s aural palette, with string glissandi and wobbling waves of  didgeridoo might evoke shrieking water birds of Kakadu, with sun‐soaked red‐ orange on baked million‐year‐old rock – which some seek and need as identity  symbols (Just as some sports fans need a ritualistic uniform of symbols and  logos to more fully enjoin and enjoy their emotional engagement with the  game.) is proof, to me, of a need for the dual linkage of external landscape  with internal landscape. Does it give a sense of participation in the laying down  of Eternity in a simulacrum of our ‘cosmic soul?’ which must involve us heavily  in the feelings about our smallness and mortality? But, as to which are the  ‘correct’ or most ‘authentic’ versions of the search for this elusive” Australian  identity” –something that we can feel as uniquely “Us”, and distinct from the  rest of humanity ‐ is an interesting question, particularly because we all find  our own individual criteria for what we feel as Australian in our character and  soul. (Being told who we are does not sit well in our Australian psyche.)    It may be harsh to suggest that all national identity seeking is a form of  defence against mortality and a sense of nothingness. But, the capacity to bear  that feared empty centre – which is not nothingness, but a massive cry of  yearning for interconnection with Nature and the cosmos and our fellow  creatures – is a search for a bridge‐spanning spark across the billennia to fill, as  Shakespeare suggests, the poring dark in the wide vessel of the Universe. And  every nation does seem to have a somewhat different ‘cry in the dark’ when in  that fragile, yearning state. So then, to say that any true cultural identity is just  a myth and a wish is harsh, and even untrue. The fact that there is a universal  longing to interconnect as a large group, or race – most clearly symbolized in  the flag march‐around every 4 years at the Olympic Games ‐ that our need to  belong to a large group, and then to distinguish our own large group from  others, suggests that the supposed myth of cultural identity is itself a kind of  myth, because the particular ways that each nation expresses its yearning is,  surely, worth preserving, if not celebrating. It contains a depth of feeling that  transcends the infantile “look at me!” into “This is what I have suffered, and  this is what I long for, as I can best express it, in whatever form.”  And so I would like to suggest that there are (at least) two levels at which we  crave a sense of “national identity”. The first is highly volatile, desperate,  grandiose and narcissistic. It says: “Look at us! We are as least as good as the  rest of you people, and with Olympic gold, silver and bronze pedigrees and war  medals (“Aussie, Aussie, Aussie!”) to prove it. This (very) temporarily relieves  feelings of emptiness, futility and a vast and bleak sense of smallness, isolation  and insignificance. But it is a form of negative, or manic, identity in its shallow  denial of the painful but crucial feelings of smallness. Any nation which has not  struggled through its existential crises, and its losses and humiliation will  always crave a quick‐fix, phallic, sporting or military validation of itself.  The second, where I believe Sculthorpe to be mostly sincerely and humbly  engaged, says: “We have a unique voice, of which we are still uncertain – but,  here it is, in all it’s naked yearning.”   Whether it be the voice of a Sibelius and his mournful Finlandia, Stravinsky’s  vodka‐soaked oedipal Russian puppets in Petrushka, Gorecki’s haunting,  holocaustic Euro‐chorales, or, of course, Beethoven’s arm‐linking brotherhood,  smashing down cold walls, there really are such things as national spirits,  distilled from pain and bleak confrontation with like‐minded souls, with lumps  rising in throats of shared suffering and hard‐won joy – and nothing hastens  and intensifies that rising quite like music – sincerely felt music ‐ does.  To misquote Tolstoy: every nation is similar in its celebration of itself, but quite  different in its expression of sorrow, smallness, loss and disillusionment.  With Sculthorpe, we may, together, touch on “trigger points” – pedal points of  agreed, shared imagery – such as screeching birds on a wild bourbon sky, or a  didgeridoo drone under a campfire of Eurasian yearning melody, on a cracked  cor anglais – pining for expression in the lone desert of the mind. But whether  or not, Sculthorpe’s music needs the addition of a didgeridoo and screeching  cockatoo violin glissandi to help evoke the miracle of an inner spaciousness and  to lick the stamp of an authentically individual Australian reverie of loneliness  and suffering is hard to say. But, it may be that it captures a conjoining of the  feeling of a national interior soul with the exterior and the visual. Through his  music, we can get the feeling of the vast and the eerie, in a fusion of visual  fantasy and an emotional Earth Cry from within, expressing our small  sufferings in the wake of the infinite yearning to be a cog in the chain of life.  And that is a truly musical experience – transcending chords and melody and  rhythm – and bringing us to a spirit of place within ourselves, no matter the  cost of a sense of strangeness, both from within and from looking out into the  life‐filled skies and swamps and mangroves radiating the effulgent to the limits  of our floored gaze. Sculthorpe knew, a long time ago, that a National  Geographic type anthem will not cover such profound inner emotional  experience.    If it is true that what is unique to the Australian experience of identity is that  we are strangers not just unto the native inhabitants, flora and fauna, but also,  simultaneously, to the harshness of the topography – and that we are  therefore affronted, and perplexed, on two fronts, then it is under such  psycho‐tropic stress that we can either choose to try to recreate the Anglo in a  New South Wales or New England, or we can seek the aid of the aboriginal  filter, and try to borrow, or incorporate its wisdom in surviving – through a  respectful getting to know ‐ our harsh interior, both physically and spiritually.  Much conflict within the white Australian population centres on this difference  of approach, and whether we are really in need of any aboriginal ‘guidance’ to  make peace with the land and it’s crushing impact on our tiny minds and  meagre resources ‐ the denial of which is maintained by a lust for minerals and  bulging stock values.   Sculthorpe doesn’t always succeed. Child of Australia and other far too self‐ consciously “Australianic” works can be a contrived, total bore.  But the soulful, plangent grip of the Lament, for example, really doesn’t need a  didgeridoo to say “This is a particular form of human longing which derives  from purely Australian slant on the world. It has to be acknowledged as a  unique psychic reality, and not just a myth, which is there for our grasping,  small minds to grasp – if we wish it.    So, finally – is our inner call towards national identity – whether through music,  art or yes, Sporting achievement ‐ more to do with grandiose vanity, being in  love with our own idealised version of ourselves and demanding that the rest  of the world see us through that rosy if eucalypt‐scented lens or: is it  something as vital to our being as roots are to the struggling existence of a rare  plant?    The music of Sculthorpe, and it’s rather hesitant approbation by the Australian  public may be mirrored in the nation’s massive ambivalence about becoming a  true Republic. Didgeridoos and screeching glissandi may well express our angst  about disidentifying with the Brits, the Yanks and all their slings and nuclear  arrowheads, and yet whose (illusory) protection we still crave.   Perhaps that is one form of identity? A need to huddle into tribes and to  scream together. (Did someone mention football?)  But Sculthorpe, at his best, dreams into us a richer and stranger adult lullaby  that’s there for the sharing – an advanced Australia rare.    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    Bio:        Neil Maizels is a Melbourne composer & Psychoanalytic Psychotherapist.        ... and? ?suffering is hard to say. But, it may be that it captures a conjoining? ?of? ?the? ? feeling? ?of? ?a national interior soul with? ?the? ?exterior? ?and? ?the? ?visual. Through his  music,  we can get? ?the? ?feeling? ?of? ?the? ?vast? ?and? ?the? ?eerie, in a fusion? ?of? ?visual  fantasy? ?and? ?an emotional Earth Cry from within, expressing our small ... with? ?the? ?intellectual, deep within? ?the? ?strata? ?of? ?our group psyche,? ?and? ?therefore  of? ?universal appeal.? ?The? ?proof? ?of? ?that pudding being that? ?Sculthorpe? ??s? ?music? ? strikes into? ?the? ?hearts? ?of? ?American classical audiences no less,? ?and? ?possibly ... even more so than with? ?the? ?Australian.  In 2002 he became? ?the? ?only living  Australian? ?to be elected a life member? ?of? ?the? ?American Academy? ?of? ?Arts? ?and? ? Letters.? ?The? ?only other Australians elected to? ?the? ?academy were AD Hope, 

Ngày đăng: 12/10/2022, 15:32

w